THE POWER OF THE SHAPE


A Solo Exhibition of Sculptures by Dolorosa Sinaga @ Kendra Gallery Seminyak Kuta Bali, Oktober 2009

Karya Dolorosa Sinaga

Curated by I Wayan Seriyoga Parta


The sculptures of Dolorosa Sinaga demonstrate the power of shape in representing ideas about the language of the body and facial expression; they take the figures of women as their specific subject matter. The figures in Dolorosa’s works do not appear in a realistic form, but are extracted, so they are figurative, without abandon the character of the human body—no doubt due to the artist’s in-depth understanding of anatomy.

In this solo exhibition at Kendra Gallery in Seminyak, Kuta, Bali, Dolorosa presents a number of sculptures that return to the exploration of motion. Figures of female dancers are juxtaposed with other works dating back to 2000 and forward to her most recent exploration of plastic as a new medium in her artistic process. This exhibition is deliberately not focused on the presentation of any one special exploration—motion, for example—the intention is to show the journey of creative exploration of the person, Dolorosa Sinaga. All of the sculptures in the exhibition  are crafted using bronze.

The explorations of the motion of dancers in this exhibition in fact relates to the search for form that engaged Dolorosa in the 1990s, upon returning from advanced sculpture studies at St. Martin’s School of Art in London. At St. Martin’s, she gained an experience utterly different from the art-making processes she had known back in Indonesia, when she studied sculpture at LPKJ (the Jakarta Art Education Institute, now known as IKJ – the Jakarta Art Institute), the same institute where she has worked as a teacher (dosen) up to now. In her course, she addressed herself to a prolonged period of study, dissecting the structure and anatomy of the human body using paper, corrugated paper, and cardboard. Dolorosa describes her experience as follows:

With paper we grappled with the pose of the figure, investigating and analyzing every detail of movement, from the outside in, from the inside out. We had to know how the positions of the muscles of certain parts of the body change when they make a certain motion. This method of working emphasized four keys to the basic order of work. First, investigation, then analysis, after that, interpretation, and finally, discovering a form of representation through the medium of paper.[1]

It was an uncommon material as a medium for creating sculpture, one that she had to use in the process of some two long years of study. Understandably, this led Dolorosa to a heightened sensitivity to the anatomy of the body, the language of the body, and to the creation of a unique expressive language for her figures.

At this writer’s first meeting with Dolorosa to talk about the exhibition at her studio, she asked: “What do you think would be best for us to present in this exhibition?” I did not answer right away; we continued our discussion, talking about everything from sculpture to socio-political issues. Then the thought occurred to me that, up to now, Doloroso has been very strong in presenting issues of gender in her works. So, I thought, what about inviting her to explore sculptures that do not directly touch on issues of gender. Upon entering the studio, I was perturbed by a small, slender sculpture of a female dancer in motion. At last we got around to talking about this piece. The idea of returning to the exploration in this work came up, and Dolorosa welcomed it enthusiastically.

When she is at work, Dolorosa looks as if she is operating on a body, detaching it from its (realistic) bodily physical structure, using plates of wax that she rips, shakes and pushes into dance moves, so giving birth to dancing figures, such as the sculptures entitled, Balinese  Dancer 2005, Balinese Dancer I – IV (all made in 2009), and Let’s Dance 2009 in this show. Although these works do not have realistic forms, we can see figures of dancing women in them.

In Balinese Dancer III we can see a woman dancing with a fan, with lithe and energetic movements, like the dances of Bali. Dolorosa manages to capture an expression of the motion of the dance in the sculpture, and when it appears it is not a retinal impression that moves us, but something far deeper, which penetrates the spaces of memory and awareness that make up our experience of Balinese dancers/dances.  It is inside of this awareness of ours that the form takes concrete shape, emerging out of memories—already recorded, already saved, now revived.

Dolorosa is highly aware of this; and it is the reason why she chooses not to  present her works in a realistic form. Because the form already exists in the memories/thoughts of all of us, there is no need to show it again as it is. Through her artworks, Dolorosa attempts to call these memories back to the fore, to have us re-enter the deepest niches of our consciousness, much like reopening the pages of the photo album we keep at home. For me, it is in this process of re-imagining that the power of Dolorosa’s sculptures lies, because we do not just see them with our eyes, but with the feelings and memories stored in our minds. She give us a space for resurrecting  our experience.

Space is an important aspect of the art of sculpture; in my opinion Dolorosa is able to unfold a space that is no longer merely physical, but imaginary. We can observe this matter of space in the series of Balinese Dancer sculptures; they are not massive, in the sense of having volume (length, width, height) or what is called “monolithic” in the conventional categories of the art of sculpture. The space in this series of works sculpted from sheets of wax has moved beyond such conventions, but even so we can still experience them as sculptures.

This space, both beyond and within time simultaneously, enters the perceptions and images of the audience. If installation artists develop spatial propositions into concrete experiences (meaning spaces that the audience can directly experience), then Dolorosa opens entry halls to the inner experience of the audience. The experiences are private, but usually contain within them some generally accepted conventions, as shown in the Balinese Dancer work. While it is not realistic in form and has none of the attributes of Balinese dance costumes—with the exception of the fan—the visual signs are there, including the gesture, the movement of the body. These signs are enough to lead us to that domain of conventions. Guided by a bit of a clue from the title of the work, we are drawn to the conclusion that it is a Balinese dancer. It is a kind of deep appreciation of space by Dolorosa Sinaga.

This series of sculptures, formally speaking, could be seen as abstract works, since the point of Dolorosa’s performance is to find the essence, yet she is no formalist. She never stops simply at the exploration of form; the form for her is a medium, in this context, for an expressive language. The figures are not realistic but representative, because when we witness them in and of themselves, they can speak to us about themselves, and we accept in our perceptions that they are dancers. The sculpture is present as a metaphor, a metaphor that is, in this context, not explicit, but more implicit.

Dolorosa’s long and rigorous studies at St. Martin’s did not turn her into a formalist, because when she came back to Indonesia she became active in various social and cultural organizations, and witnessed the reality of her kind (women) in a society that still harbors so many issues. This made Doloroso unable to shut her eyes and ears, her consciousness was touched again, and she molded that into clay.

Using the clay, Dolorosa pressed, massaged, and squeezed to give birth to figures representing the body language, the gestures of women, which powerfully display the meaning of gender equality. Her work from this period shows the character of the clay, giving rise to shapes, using strokes and textures to represent cloth or skin.

The work entitled, You Tell Me 2008 features two figures, male and female, sitting on a pair of chairs that are separate from, but close to one another. The woman sits upright, hands folded in front of her chest, facing forward, with only her face looking to the side towards the man. Meanwhile the man sits, leaning against the chair, with his right leg crossed over his left thigh, his upturned head tilted back, his right hand holding the back of the woman’s chair.

We can instantly grasp what is happening with these two human figures: the man appears, grinning while “seductive,” and the woman, with gestures of self defense, and full of power. A similar situation can be seen in the work entitled, Sia-Sia 2006. Although this time they are seated on one couch, there is still a tangible gap between the two people (male and female) here. The man again appears inept, with head bowed, hand steadied by holding onto the chair. Meanwhile, the woman is holding a flower, her body tilted to the side. Both of these works send the message: woman is no frail creature; she has power, and she has attitude.

But this does not mean Dolorosa thinks that men should always be suspected or seen as “adversaries.” In her other works she displays the closeness of relations between these two beings, filled with love, affection, and compassion. In the work, Dhalailama 2001, Dolorosa shows her appreciation of a figure (leader), a bringer of peace, evoked with streaks of clay.

The work, Me and My Book 2008 consists of a long-legged figure sitting on the floor holding a book, whose facial expression shows she is communicating something, clearly related to the book she is reading. The work is displayed on the floor, so the audience will look at the figure below from a position that complements the gesture of the sculpture in the process of communicating.

In 2008, while she was preparing for her solo exhibition, Dolorosa  got inspired by the plastic she uses to cover her clay models to maintain their moisture, to ensure the clay model in progress does not go dry too quickly. Her sensibility to materials moved her to make shapes with the plastic, which had the power of drapery, to produce sensations based on the texture of the plastic that were different in character from that of the clay.

The work, Tears for the Loved Ones 2008 shows the body of a woman wrapped in plastic, it tells a story of sadness about a person one has loved.  Other works in the plastic series, Rites of The Nite 2008, and Catwalk I and II  2008, emphasize the drapery and texture formed out of layers of plastic on clay that Dolorosa has gradually shaped with the help of resin. Heidi Arbuckle reveals the import of this new medium for Dolorosa as follows:

Plastic made it possible for Dolorosa to experience the pleasure of a new esthetic: the gentle flow of the layers of plastic produced the most intimate and entrancing folds and textures she had ever produced. […] Unlike other materials Dolorosa had worked with, the plastic was not gendered, so it gave Dolorosa a new space for a vocabulary of the feminine that is unburdened by the past.[2]

This analysis throws an interesting light on the movement of Dolorosa’s creative explorations, but in this writer’s opinion, Dolorosa will not be detained for long in showing the “feminist” in her. As stated earlier in this writing, Dolorosa’s  work method involves the discovery of an expressive language, and she will not stop only at the language. As language is a tool for communication, through her expressive language, Dolorosa will continue communicating her ideas and thoughts to us.  I am convinced that,  not too long from now, she will encounter a spirit to give expression to her power to critique other social issues, this time through the intimacy of the medium of plastic.

At one point in our discussions, Dolorosa noted that the process of creation is not just to discover something “new.” The process can go forward as well as deeper inside. One can explore spaces one has traveled before, to re-encounter a “new” spirit with a still deeper  articulation. What she is expressing is interesting for us to consider carefully, as we can see from it Dolorosa’s attitude and view of the process of creativity and artistry; I also think it is highly topical in the context of the issues and evolution of contemporary art.

If we look more carefully we see that in Dolorosa’s creative journey there is always correlation, or a “red thread.” In the sculpture entitled, Moment Tsunami 2006, done two years before entering her plastic period, Dolorosa had made a preliminary exploration using clay. That is, in Moment Tsunami Dolorosa had already begun crafting cloth-like drapery, and it was not inadvertent that two years later, she was impressed by the plastic covering her sculpture model. In fact, the memory of the drapery had registered before, and then the experience was brought to the surface by a stimulus later on.

In the visual form of her artworks, Dolorosa speaks through what I prefer to call shape rather than form. Because form is closer to the basic form of things, and close to formalism, whereas Dolorosa is more oriented towards the body, whose form has been simplified to the point that it does not look realistic, but neither is it abstract. I am inclined to call it shape because the exploration in Dolorosa’s works is more about the shape, of what the body is, and not its form.

The works by Dolorosa in this solo exhibition convey a deep appreciation of the power of shape. Although they are not realistic in form, we are able to sense the movement of bodies dancing—lively, rebellious, shouting, resisting—as well as showing love, compassion and peace. The sculptures of Dolorosa have the capacity to touch our memories and the threshold of our unconscious, to build perceptions and understandings through the power of her figurative shapes.

Bandung,  September 2009


Translated from the Indonesian by Sherry Kasman Entus


[1] Dolorosa Sinaga, Artist’s Statement in Have You Seen a Sculpture From The Body? Catalogue of the solo exhibition of Dolorosa Sinaga, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, 15 October- 1 November 2008. p. 2.

[2] Heidi Arbuckle, Ibid, p. 42.

—————————————————————————->>>>>>>>>>

PESONA BENTUK

Pameran Tunggal Seni Patung Dolorosa Sinaga

Karya-karya patung Dolorosa Sinaga memperlihatkan kekuatan bentuk (shape) dalam merepresentasikan ide-idenya tentang bahasa tubuh (body language) dan juga gesture wajah dengan subject matter khususnya figur perempuan. Figur dalam karya Dolorosa tidak hadir dalam wujud yang realis, akan tetapi diekstraksi sehingga menjadi figuratif dengan tidak meninggalkan karakter tubuh manusia yang tentunya terjadi karena pemahaman yang mendalam terhadap anatomi.

Pada pameran tunggalnya kali ini, bertempat di Kendra Gallery Seminyak Kuta Dolorosa mengetengahkan karya-karya patungnya yang kembali mengeksplorasi gerak. Figur perempuan penari, disamping juga beberapa karya pada periode 2000-an hingga yang terbaru yaitu eksplorasi plastik sebagai medium baru dalam proses kekaryaannya. Pameran ini memang disengaja tidak memfokuskan pada presentasi satu bentuk eksplorasi khusus, dalam gerak misalnya, hal ini dimaksudkan guna menampilkan perjalanan eksplorasi kreatif seorang Dolorosa Sinaga.

Eksplorasi gerak penari dalam pameran ini sebetulnya menjadi pencarian kebentukan Dolorosa pada tahun 1990-an sepulangnya dari studi seni patung di St. Martin’s School of Art di London. Selama di St. Martin dia mendapatkan pengalaman yang sama sekali berbeda dari proses berkarya yang pernah dijalaninya di Indonesia, khususnya pada saat belajar seni patung di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) yang sekarang menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Di lembaga ini juga Dolorosa menjadi tenaga pengajar (dosen) hingga saat ini.

Dalam studinya di London,  dia dihadapkan pada studi yang panjang untuk membedah struktur dan anatomi tubuh manusia dengan material kertas, kertas kardus (corrugated paper) dan karton (cardboard). Dolorosa mengungkapkan pengalamannya sebagai berikut:

Dengan kertas kami menghadapi pose figur, menginvestigasi dan menganalisa setiap detail geraknya, dari  luar ke dalam, dari dalam ke luar. Kami harus tahu bagaimana bagian tubuh tertentu berubah posisi ototnya ketika melakukan gerak tertentu. Metode kerja ini menekankan empat kunci urutan dasar kerja. Pertama, investigasi, kemudian analisis, lalu interpretasi dan terakhir menemukan bentuk representasinya dalam medium kertas.[1]

Sebuah material yang tak lazim sebagai medium kreasi seni patung, yang harus dia pakai dalam proses studinya selama kurang lebih dua tahun. Dapat dimengerti bahwa dari pengalaman inilah kemudian yang menjadikan Dolorosa memiliki kepekaan terhadap anatomi tubuh, bahasa tubuh (body language) dan membuat bahasa ungkap yang khas untuk figur-figurnya.

Pada pertemuan awal penulis dengan Dolorosa di studionya untuk membahas pameran ini, dia mengatakan; “menurutmu apa baiknya yang akan kita tampilkan pada pameran ini ?”. Penulis tidak langsung menjawab dan kami pun melanjutkan diskusi dari pembahasan tentang seni patung hingga persoalan sosial-politik, kala inilah muncul dalam pikiran penulis bahwa selama ini Dolorosa sangat kuat menampilkan persoalan-persoalan gender dalam karya-karyanya. Hingga penulis pun terpikir untuk mengajaknya untuk bereksplorasi patung–yang tidak secara langsung menyentuh persoalan gender. Saat masuk ke studionya penulis terusik pada patung kecil–ramping yang menampilkan gerak perempuan penari. Kami pun akhirnya membahas patung ini dan muncullah ide untuk kembali mengeksplorasi karya tersebut, dan Dolorosa menyambut dengan antusias.

Dalam berkarya Dolorosa seperti sedang mengoperasi tubuh, melepaskannya dari struktur fisik tubuh (realis), dengan material lilin yang berbentuk lempengan dia mengoyak, mengoyangkan dan menggerakkannya menjadi gerak tarian hingga melahirkan figur-figur penari.  Kita dapat menyaksikannya pada patung-patung berjudul ; Balinese  Dancer 2005, Balinese Dancer I – IV semua dibuat tahun 2009, dan Lets Dance 2009 dalam pameran ini.  Walaupun karya-karya tersebut tidak bentuk realistik, kita dapat melihat figur perempuan-perempuan menari.

Dalam patung Balinese Dancer III terlihat perempuan sedang menari dengan kipas dengan gerak yang luwes dan energik sebagaimana halnya tarian-tarian Bali. Dolorosa mampu menangkap ekspresi gerak tarian tersebut dalam patungnya dan ketika dia tampil bukan presepsi retinal kita yang disentuh, namun jauh ke dalam memasuki ruang-ruang memori dan kesadaran, berupa pengalaman kita tentang penari/tarian Bali.  Dalam kesadaran kitalah bentuk itu kemudian berwujud konkret, muncul dari memori-memori yang telah terekaman dan telah tersimpan, kini dibangkitkan kembali.

Dolorosa sangat menyadari hal ini, untuk itulah dia memilih tidak menampilkan karya-karyanya dalam wujud realistik. Karena wujud itu telah ada dalam memori/pikiran kita semua, dan tidak harus ditampilkan lagi sebagaimana adanya. Melalui karya-karyanya, Dolorosa melalukan sebuah upaya untuk membangkitkan memori tersebut hadir kembali kepermukaan, memasuki kembali relung-relung terdalam kesadaran kita, seperti membuka kembali lembaran-lembaran album foto yang kita miliki di rumah.  Menurut penulis, proses re-imagining ini adalah kekuatan dari patung Dolorosa, karena kita tidak melihatnya hanya dengan mata, akan tapi dengan rasa dan memori-memori yang tersimpan dalam pikiran. Dia memberikan kita sebuah ruang untuk membangkitkan kembali pengalaman-pengalaman kita.

Ruang adalah salah satu aspek penting dalam seni patung, dalam hemat penulis Dolorosa mampu mengembangkan ruang tidak lagi bersifat fisikal semata namun menjadi ruang imajiner. Persoalan ruang ini dapat kita perhatikan dalam seri patung Balinese Dancer, patung-patung tersebut tidaklah masiff dalam artian memiliki volume (panjang, lebar, tinggi) atau disebut juga monolit, dalam kategori konvensional seni patung.  Ruang dalam karya seri patung yang dibuat dari lembaran lilin ini telah bergerak keluar dari kaidah tersebut, namun begitu kita masih dapat merasakannya sebagai sebuah patung.

Ruang itu keluar dan dalam waktu yang bersamaan masuk ke dalam persepsi dan imaji audien.  Jika seniman instalasi mengembangkan persoalan ruang sampai pada pengalaman konkret (artinya dapat dialami langsung oleh audien), maka Dolorosa mengembangkan ruang masuk pada pengalaman dalam diri sang audien. Pengalaman-pengalaman tersebut bersifat pribadi namun umumnya ada konvensi didalamnya yang berlaku umum, hal ini dapat dibuktikan dalam karya Balinese Dancer. Meskipun tidak berwujud realis dan tidak ada atribut pakaian penari Bali terkecuali hanya kipas, dari tanda-tanda visual yang ditampilkan meliputi gesture, gerak tubuh. Melalui tanda-tanda tersebut telah cukup mengantarkan pada ranah yang penulis sebut sebagai konvensi tadi. Dengan dituntun sedikit clue dari judul  karya maka kita diantarkan pada kesimpulan bahwa itu adalah penari Bali. Inilah sebentuk penghayatan yang mendalam terhadap ruang oleh Dolorosa Sinaga.

Seri patung penari ini secara kebentukkan dapat dilihat sebagai karya abstrak karena kinerja yang dilakukan Dolorosa adalah menemukan esensi namun dia bukan formalis. Dolorosa tidak pernah berhenti pada ekplorasi kebentukan semata (form), bentuk baginya adalah sebuah medium yang dalam hal ini adalah bahasa ungkap. Patung-patung tersebut tidak realis namun representatif karena ketika kita menyaksikannya dengan sendirinya mereka dapat berbicara tentang dirinya kepada kita, dan kita menerimanya dalam persepsi kita bahwa dia adalah penari.  Patung ini hadir sebagai metaphor, metaphor dalam hal ini tidak eksplisit akan tetapi lebih bersifat implisit .

Studinya yang panjang dan ketat selama di St. Martin’s School of Art, tidak kemudian menjadikan seorang formalis, kerena ketika balik ke Indonesia dan keaktifannya dalam berbagai organisasi sosial, budaya dan ketika melihat realita kaumnya (perempuan) dalam masyarakat yang masih menyimpan banyak persoalan. Membuat Dolorosa tidak dapat menutup mata dan telinga, kesadarannya kembali tersentuh dan dia tuangkan pada material tanah lempung.

Melalui tanah lempung Dolorosa menekan, memijit, memencetnya untuk melahirkan figur-figur yang merepresentasikan bahasa tubuh, gesturee, perempuan-perempuan yang kuat menampilkan makna kesetaraan gender.  Karyanya pada periode ini menampilkan karakter material lempung dalam memunculkan bentuk dengan guratan-guratan dan tekstur untuk merepresentasikan kain atau kulit.

Dalam karya berjudul You Tell Me 2008 berupa dua orang laki-laki dan perempuan duduk pada dua kursi terpisah namun saling berdekatan. Sang perempuan duduk tegak dengan tangan terlipat di depan dada tubuhnya menghadap kedepan dan hanya mukanya  menghadap ke samping pada sang laki-laki. Sementara sang laki-laki duduk menyandar ke kursi dengan kaki kanan menyilang di atas paha kirinya kepalanya menegadah kebelakang dan tangan kanannya memegang sandaran kursi sang perempuan.

Segera terasa pada kita apa yang tengah terjadi pada kedua figur manusia ini, sang laki-laki tampil cengengesan sembari “merayu” dan sang perempuan dengan gesture mempertahankan diri dan powerfull. Kondisi yang sama juga dapat disaksikan dalam karya berjudul Sia-Sia 2006, meskipun duduk dalam satu kursi panjang tapi terlihat tetap ada jarak antara dua orang (laki-laki dan perempuan) ini. Sang laki-laki kembali tampil tidak berdaya dengan kepala menunduk, tangan menahan dengan memegang kursi. Sementara sang perempuan yang sedang memegang bunga dengan badan miring ke samping. Karya-karya ini menampilkan pesan bahwa perempuan bukanlah makhluk yang lemah, dia punya kekuatan dan punya sikap.

Namun bukan berarti bahwa Dolorosa melihat laki-laki terus harus dicurigai dan dinggap “lawan”, dalam karya-karyanya yang lain ada yang menampilkan eratnya hubungan kedua makhluk ini yang penuh dengan cinta, kasih dan sayang.  Dalam karya Dalai Lhama(2001) Dolorosa menampilkan penghayatannya pada sosok (tokoh) penebar kedamaian, dia hadirkan dengan guratan-guratan lempung.

Karya Me and My Book 2008, berupa satu figur dengan kaki panjang sedang duduk di lantai sedang memegang buku gesture mukanya memperlihatkan dia sedang mengkomunikasikan sesuatu. Jelasnya berkaitan dengan buku yang tengah dia baca, karya ini di display di lantai, sehingga audien akan melihatnya dalam posisi yang ada di bawah  sesuai dengan gesture patung tersebut yang sedang berkomunikasi.

Di tahun 2008 ketika sedang menyiapkan pameran tunggalnya Dolorosa  terinspirasi oleh plastik yang kerap dipakainya untuk menutupi model patungnya dari tanah lempung untuk menjaga tingkat kelembabannya. Agar patung model yang sedang dikerjakan dengan tanah itu tidak cepat kering. Sensibilitasnya pada material menggerakkannya untuk membuat bentuk dengan material plastik, yang menampilkan kekuatan draferi memberi sensasi melalui tekstur plastik  yang berbeda dengan karakter tanah lempung.

Karya Tears for the Loved Ones 2008 menampilkan tubuh  seorang perempuan berbalut plastik bercerita tentang kesedihan terhadap seseorang yang dicintai.  Juga dalam karya-karya berjudul  Rites of The Nite 2008, Catwalk I dan II  2008, karya-karya seri plastik ini lebih menekankan pada draperi dan tekstur yang terbentuk dari lipatan-lipatan plastik di atas lempung yang dibentuk secara perlahan oleh Dolorosa dengan bantuan resin.  Heidi Arbuckle mengungkapkan perihal medium baru bagi Dolorosa ini sebagai berikut;

Plastik memungkinkan  Dolorosa merasakan kenikmatan estetis baru: aliran lembut lapisan-lapisan plastik menghasilkan lipatan dan tekstur yang paling intim dan melenakan dari yang pernah  dia hasilkan. […] Berbeda dengan material lainnya yang pernah Dolorosa kerjakan, platik tidak bergender, sehingga memberi Dolorosa ruang kosa kata perempuan baru yang tidak terbeban masa lalu.[2]

Analisis ini menarik untuk melihat pergerakan eksplorasi kreatif Dolorosa, akan tetapi menurut hemat penulis Dolorosa tidak akan tertahan lama pada penampilan “feminisnya”. Seperti yang penulis katakan sebelumnya di dalam tulisan ini, metode kerja Dolorosa adalah menemukan bahasa ungkap dan dia tidak akan pernah berhenti hanya pada bahasa itu. Sebagaimana hal nya bahasa adalah alat komunikasi, melalui bahasa ungkap ini Dolorosa akan terus mengkomunikasikan ide-ide dan pemikirannya kepada kita.  Penulis yakin,  dalam waktu yang tidak lama dia akan menemukan spirit untuk mengungkapkan kembali daya kritisnya terhadap persoalan-persoalan sosial, melalui keintimannya saat ini dengan medium plastik.

Suatu waktu dalam diskusi kami, Dolorosa mengungkapkan bahwa proses kreasi bukan hanya untuk menemukan sesuatu yang “baru”, prosesnya bisa ke depan dan juga bisa masuk lagi ke dalam. Menjelajahi ruang-ruang yang sebelumnya pernah dijalani, untuk menemukan lagi spirit ”baru” dengan artikulasi yang lebih dalam. Ungkapan ini sangat menarik untuk kita simak dan darinya kita dapat melihat sikap dan pandangan seorang Dolorosa terhadap proses kreativitas dan berkesenian, dan penulis kira hal ini sangat kontekstual dengan persoalan dalam perkembangan seni rupa kontemporer ini.

Kalau kita perhatikan lebih lanjut dalam perjalanan kreatif Dolorosa selalu memiliki korelasi/benang merah,  patung yang berjudul Monument Tsunami 2006 dua tahun sebelum memasuki periode plastik Dolorosa telah membuat eksplorasi awal dengan material lempung. Dalam patung Monument Tsunami ini Dolorosa telah mulai membuat draperi kain, dan bukan sebuah ketidaksengajaan dua tahun kemudian dia terinspirasi oleh plastik penutup model patungnya. Sebetulnya memori tentang draperi itu sudah terekam sebelumnya, dan pengalaman itu muncul kemudian oleh sebuah stimulasi.

Dalam bentuk visual karya-karya Dolorosa berbicara dengan bentuk yang dalam hal ini penulis sebut shape dan bukan form. Karena form lebih dekat kepada bentuk-bentuk dasar dan dekat dengan formalisme, sementara Dolorosa lebih pada tubuh yang bentuknya telah disederhanakan sehingga tidak tampil realis namun juga tidak abstrak. Penulis cenderung menyebutnya shape karena lebih mengeksplorasi bentuk yang dalam karya-karya Dolorosa adalah tubuh (body) bukan pada  bentuk (form).

Karya-karya Dolorosa pada pameran tunggalnya ini, mengandung penghayatan yang mendalam pada kekuatan bentuk (shape) ini. Walaupun tidak berwujud realis, kita akan dapat merasakan tubuh yang sedang bergerak menari dengan lincah, berontak, berteriak, melawan, dan juga  menampilkan cinta, kasih sayang serta perdamaian. Karya patung Dolorosa mampu menyentuh memori dan ambang bawah sadar kita untuk membangun persepsi dan pemaknaan melalui kekuatan bentuk-bentuk figuratifnya.

Bandung,  September 2009


[1] Dolorosa Sinaga, Pernyataan Perupa, dalam Have You Seen a Sculpture From The Body? Katalog Pameran Tunggal Dolorosa Sinaga, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, 15 Oktober- 1 November 2008. p. 2

[2] Heidi Arbuckle, Ibid, p. 42

One thought on “THE POWER OF THE SHAPE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s